sábado, 14 de octubre de 2017

ARTCHICÓ 3


En el año 2017  Artchico llega a su tercera edición  y la organización de la feria aprovechando  lo fortalecida que salió tanto en imagen y calidad  en su edición pasada,  decidieron  replantear  la feria.  Sé que la feria es joven,  pero lo que se percibe desde el seno de la organización de la feria es que lo se quiere es crecer, mejorar  y perdurar: “sabemos  que hay cosas que mejorar a futuro” afirmó uno de los organizadores el año anterior y de aquí los cambios en el formato de la feria.

Artchico en su nueva edición comienza una nueva etapa  como feria de galerías de arte contemporáneo centrándose en el arte iberoamericano español y portugués.
La feria  Artchico en este año 2017 contará con la dirección del español  Gregorio Cámara Castellanos que  posee una licenciatura en dirección y administración de empresas de la universidad Carlos III de Madrid y un máster en arte contemporáneo del instituto Sotheby's de Nueva York.

La feria este año cuenta con la  curadoria  de  Ramiro Camelo quien realizó estudios de sociología y profundización en historia y teoría del arte en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá; también recibió un "master of arts” en curaduría de arte contemporáneo del Royal College ofAart de Londres. 

El modelo de participación de este año en la feria fue  por invitación. Dentro de los cambios también tenemos la fecha y lugar. La feria se realizara del 26 al 29 de octubre en el centro de eventos auditorio calle 81, que se ubica en la calle 81 #12-95, junto al centro comercial Atlantis Plaza, frente al centro comercial Retiro. Con la participación de galerías en las que se encuentran:

Atm (Gijón), Combustión Espontánea (Madrid), Casa Cuadrada (Bogotá), Dot51 (Miami), Espacio 101 (Bogotá), Fundación Art For Heart (Bogotá), Gema Llamazares (Gijón), Klaus Steinmetz Contemporary Art (San Rafael De Escazú), La Balsa Arte (Bogotá), La Projects (Madrid), Motp (Mar Del Plata), Rincón Projects (Bogotá), South Wind Projects (Valladolid, Mx), La Rueda (Quito), Xespacio De Arte (Ciudad De México).


Dentro del marco de la feria Artchico se desarrollará Artbasefoto 2017. La programación de 

la feria se complementará con conversatorios y diferentes presentaciones.

  • El viernes 27 de octubre a las 5 pm estará  la  Conferencia la revolución de lo ancestral, organizada por la galería South Wind Projects, Ese mismo día, a las 7 pm se hará la presentación de la publicación Colombia Arte Actual por la editorial chilena Arte al Límite, con un panel compuesto por la crítica Jimena Peña y los artistas Maquiamelo Y Maria Eugenia Trujillo.
  • El sábado 28 de octubre, a la 1 pm presentamos el proyecto Transracialismo del artista madrileño Che Marchesi. 
  • Tambien está previsto articular un programa de actividades para coleccionistas con visitas a colecciones privadas e instituciones; la más destacada será la magnífica colección de Lilly Scarpetta.



jueves, 12 de octubre de 2017

MES DEL ARTE EN BOGOTÁ

Antonio Caro , artbo 2016  / Foto archivo Tito Aill,on Tovar
Octubre es el mes donde la ciudad de Bogotá respira arte. Artbo, Artchico, Barcu, Odeon Y La Feria del Millón son las encargadas de que coleccionistas, curadores, espectadores, compradores  y amantes del arte  se agrupen en este mes para ver las propuesta de artistas de diferentes nacionalidades en Bogotá gracias a la simultaneidad de las ferias.

Cada feria pose su programación alterna  con la que buscan un acercamiento  al arte con el público conocedor y general. Abajo encontrarán las ferias con que la ciudad de Bogotá  le abre sus puertas al arte en 2017 .

ARTBO: se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre en el recinto ferial de Corferias: avenida la esperanza con carrera 39, Bogotá; mayor información en www.artbo.co.

ARTCHICO: se llevará a cabo desde el 26 hasta el 29 de octubre en  el centro de eventos auditorio calle 81, que se ubica en la calle 81 #12-95; mayor información en www.artchico.com/

BARCÚ: Iniciará el 24 e irá hasta el 30 de octubre, en el  centro histórico la Candelaria; mayor  información en www. barcu.com.

LA FERIA DEL MILLÓN: Será desde el 28 hasta el  30  de octubre; mayor información: www.feriadelmillon.com.co.



ODEÓN: Comenzará el 27 y se extenderá hasta el 30 de octubre en el espacio Odeón – Centro Cultural; mayor información en  www.espacioodeon.com.

Desde hoy les invito a programarse para recibir al arte en nuestra ciudad.

SELECCIONADOS PARA ARTBASE FOTO 2017

En la primera convocatoria se recibieron 171 obras de 94 artistas.
El jurado seleccionó  18  artistas  que estarán exhibiendo en esta primera versión de Artbase Foto en el marco de ArtChico 3:

  1. Paulo Álvarez
  2. Mario Orbes
  3. July Andrea Fandiño
  4. Sofía Botero
  5. Leo Carreño
  6. Gustavo Tomas Moreno Yaco
  7. Diego Tobón
  8. Paul Weiss
  9. Simón Susacon
  10. Veronica Giraldo
  11. Juan Sebastián Rojas
  12. Zoad Humar
  13. Angie Rangel
  14. Coco Miranda
  15. Leidy Viviana Mayoral
  16. Diego Torre
  17. Oswaldo Gonzalez Valdivieso
  18. Milena Arango


domingo, 8 de octubre de 2017

CREEN QUE LA FOTOGRAFÍA ES ARTE SI ESTÁ EN GRAN FORMATO: DUANE MICHALS

 Duane Michals en la entrada de la exposición en Barcelona 

POR MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ EN MADRID 
ENTREVISTA.

“Los jóvenes no tienen idea del arte ni de su filosofía, lo que quieren saber es qué tienen que hacer para ser famosos. Pero, para mí, hay que saber explicar qué quieres decir con tu trabajo, y si la necesidad que tienes es grande, entonces encontrarás el modo de expresarte a través de una fotografía”
La figura de Duane Michals es fundamental para entender el fenómeno de la fotografía en la segunda mitad del siglo XX. A partir de los años sesenta se hace famoso por sus fotografías de artistas ( Tennessee Williams y Andy Warhol, entre muchos otros), y en especial sus fotomontajes que hace sobre Magritte se convierten en símbolos de un discurso estético que tiene que ver con otros elementos de la foto. Desde 1974 realiza fotografías que incluyen textos.

Su reciente exposición Duane Michals. Retrospectiva cerró el pasado 10 de septiembre y estuvo en la Fundación Mafre de Barcelona, y es un recorrido expositivo que muestra las diferentes modalidades expresivas inventadas paulatinamente por el fotógrafo, así como las diferentes series realizadas sobre temas concretos a lo largo del tiempo.
— Usted es uno de los artistas que asimiló  progresivamente las técnicas de la fotografía, “infectando” a su vez  ésta con el germen de su propia estética, ¿cómo romper con la foto tradicional?
— En los años sesenta decido dedicarme de lleno a la fotografía. En aquellos tiempos era un “arte conservador”, se podía  ser Cartier-Bresson o Ansel Adams; es decir, teníamos  muy limitadas posibilidades. La fotografía esperaba todavía el reconocimiento, necesitaba ser considerada arte. Desafortunadamente, perdía su virginidad del peor modo posible: intentando imitar la pintura y retomando de ella, de hecho, los peores vicios  posibles. Por ejemplo, para que una fotografía sea reconocida como arte, ya no tenemos que  preocuparnos por su estética, sino por sus dimensiones. Ahora importa el formato.

Sting Looking Like a Young Danny Kaye, 1982; 
            Gelatin silver print  Duane Michals Courtesy of the Artist and
              DC Moore Gallery

— Hay otros fotógrafos que, como usted, han hecho de la foto un arte. Ahí están Milton H. Greene, Lisette Model, Gottfried Helnwein, incluso la propia Sidney Sherman. ¿Por qué su reclamo a otras artes como la pintura y los grandes formatos?

— Creo, y lo digo objetivamente, que Andreas Gursky, que en este momento es el fotógrafo más “hot”, es en realidad el más aburrido del mundo. Fotografía el interior de supermercados, los campos de fútbol, etcétera; su proyecto es en verdad un informe anual de una empresa cualquiera, pero su sentido artístico es de una enormidad tangible, por lo menos de tres o cuatro metros cada pieza suya. Si las reduces a un tiraje de 24X30 centímetros, se podrían ver de otra manera, y se entendería mi postura. Por lo tanto, es una cuestión de medidas. Por otra parte, hoy en día  tienes que hacer fotografía en color para  después decir que no eres fotógrafo, sino “fotógrafo guión artista”. Porque si eres un simple fotógrafo, tu obra vale 5 mil dólares, pero si eres lo otro entonces vale 70 mil dólares cada foto. Todo es un absurdo, ¿no lo crees?

—¿Cree que en estos momentos hay un mercado  mayor de la fotografía?

—Desde luego. Ahora, los museos y las gentes quieren comprar foto; antes, ni pensarlo. En la galería de Janis, quien compraba fotografías quería comprar  las mías; en otras galerías, como Pace MacGill, el ir y venir es continuo. Claro, los dos tienen conceptos y clientes diferentes, pues, como te decía, Janis era más especialista en pintura, lo cual era para mí una desventaja. Cada una tenía su público y sus clientes especiales.

— En este sentido, ¿podríamos decir que la fotografía se ha vuelto más cara que la pintura?

— Quizás hoy la foto es el último arte económicamente accesible. Cindy Sherman vendió, hace un tiempo, una de esas fotos que son autorretratos por 260 mil dólares. Es algo ridículo e innecesario.

— En estos momentos se dice y se repite que el arte  vive una gran crisis y una pérdida de identidad. Ahora lo que importa es la fama, ¿hay crisis también en la fotografía?

— La crisis es general, los jóvenes no tienen idea del arte ni de su filosofía, lo que quieren saber es qué tienen que hacer para ser famosos. Pero, para mí, hay que saber explicar qué quieres decir con tu trabajo, y si la necesidad que tienes es grande, entonces encontrarás el modo de expresarte a través de una fotografía, una pintura o un poema. Lo que cuenta no es dar en el blanco, sino lo que haces para perfeccionar tu forma. Cuando lo entiendas entonces podrás darle al blanco; mientras, no lo creo.

— Pero también está el otro lado, los grandes artistas que dan en el blanco y nunca salen de lo mismo. Es decir, se repiten  hasta el cansancio, ¿esto lo considera un peligro?
 
Rigamarole, 2012; Tintype with oil paint Duane Michals—
 The William T. Hillman Fund for Photography, Carnegie  
Museum of Art, Pittsburgh/Courtesy of the Artist and DC Moore Gallery
— Es peligroso, sí, pero es lo que estamos viendo hoy en día. Hay muchos fotógrafos que han adquirido cierta fama, pero su trabajo es un producto blanco, sin mundo interior, que carece de pasión; ya es una máquina la que trabaja, no el artista. Y además si  tienes éxito, has de seguir produciendo una y otra vez. Pienso otra vez en Gursky o en Sherman, que hacen un discurso estético y no salen de él, porque es lo que les resulta gratificante en el mercado.




— ¿Quién se salva de su crítica feroz en la fotografía contemporánea?

— Creo que Salley Man es auténtica, me gusta. Aunque debo confesar que no veo mucha foto: paso gran parte de mi tiempo trabajando y me pierdo del mundo. En ocasiones, cuando salgo de mi mundo, he logrado encontrar cosas como el trabajo de Robert Parke Harrison, que en verdad es extraordinario. Descubrí un libro  suyo y está lleno de imaginación, las fotos son fantásticas. Ojalá pronto tenga la oportunidad de descubrir cosas nuevas.

— ¿Considera que el papel determinante que jugó la fotografía ha cambiado? O mejor dicho,, qué ha cambiado…



— Bueno lo que considerábamos que era la foto…Es decir, lo que hacía mi generación, no sólo en su discurso, sino también en la técnica, está acabado. El concepto de la fotografía se ha vuelto muy democrático, la más democrática de todas las artes porque todo el mundo puede hacerla. Es un decir, pero es cierto. Hoy con un teléfono puedes hacer foto, y no tienes que ser un profesional, sino un mero aficionado, y la puedes mejorar ya no en el estudio, sino en la computadora o en el mismo móvil la editas… Es brutal ver cómo las cosas han cambiado tanto...

Fuentes: Texto www.cronica.com.mx , fotografia 2 y 3 www.americanphotomag.com ,foto 1 www.albedomedia.com

jueves, 5 de octubre de 2017

LA CASA IMPOSIBLE DEL ARTISTA JAPONÉS KIYOTO OTAKIYOTO OTA


Kiyoto Ota presenta su último proyecto escultórico, con el que explora la relación entre el lugar y el espacio.

Por Roberto García Hernández
Octubre 3, 2017

Tres casas de madera rodean al visitante dentro del Museo Universitario del Chopo. Su factura impecable y aspecto tradicional evocan una pintoresca tranquilidad. Sin embargo, al asomarse a sus interiores se hace obvio que algo está mal. En la primera, la puerta atraviesa la casa sólo para llegar directamente a una salida; en la segunda, lo que parece desde adentro una puerta es, en realidad, una ventana; y en la tercera, sin ninguna explicación, está lloviendo en el interior.

“Nave Úteruz”, 2011.
Ensamble en madera de cedro blanco
 “Es una escultura, no es una casa”, asegura su creador, el artista Kiyoto Ota. Nacido en Sasebo, Nagasaki, en 1948, pero radicado en México desde 1972, ha desarrollado en su obra escultórica una profunda relación con la naturaleza, donde materiales como piedra, hierro colado o plomo conviven con elementos naturales. En sus piezas no es extraño encontrar estructuras tubulares con ventiladores por donde corre aire (Viento, 2011), o pesadas formas de metal cubiertas con escarcha generada por la refrigeración (Resonancia congelada, 1997). Para Ota, la materialidad de las estructuras se redimensiona al enfrentarlas con elementos vivos de la naturaleza.
No obstante, va más allá con su última serie, “Úteruz”, que comenzó en 2006. “Llegué a un cuestionamiento”, comenta el artista, “la escultura, de todos modos, es un arte táctil, para sentir y tocar. ‘Úteruz’ viene de útero, de mujer, un espacio donde puedes sentir tranquilidad. Quería empezar con ese tipo de escultura”. Las piezas de esta serie son estructuras de maderas como encino, pino y cedro blanco, con un espacio interior de forma esférica por donde se entra para experimentar el espacio sensorialmente, a fin de recuperar la memoria del útero materno. Pero esto era apenas el principio: “Después de varios años sentí que algo faltaba. Era la representación de un útero, la gente entraba y sentía tranquilidad, funcionaba. Pero la cuestión es que ‘Úteruz’ es como un lugar. ¿Cuál es la diferencia entre el lugar y el espacio? Eso es lo que quería aclarar.”

El resultado es la exposición “3 Casas Extraordinarias”, que podrá visitarse hasta el 3 de diciembre. Para este, su proyecto más ambicioso a la fecha, Ota construyó dentro de la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo tres casas que no protegen ni acogen al visitante, que anulan su condición de refugio, una idea que Ota llama “contraúteruz”. El artista replanteó la relación entre lugar y espacio, un concepto desarrollado por el geógrafo chino-estadounidense Yi-Fu Tuan, quien escribe que “espacio” tiene un carácter abstracto, es abierto, libre y a la vez amenazante, pero al ir conociéndolo le asignamos un valor y poco a poco se convierte en “lugar”, que es seguro y nos brinda estabilidad. El ejemplo más claro es la casa. “Parecen casas, claro, porque puedes entrar, pero no tienen la funcionalidad de una casa, porque no puedes quedarte mucho tiempo, no puedes sentirte cómodo. Se trata de cómo transformas el lugar en otra cosa. Quitas la funcionalidad de la casa”, dice Ota, quien las construyó con el objetivo de hacerlas perder su significado, su condición de lugar.

La primera es Casa de viento (2014), compuesta por dos pasillos que se cruzan, por lo que carece de habitaciones. Un corredor conecta dos puertas y el otro dos ventanas en las que se han instalado ventiladores. La obra nació de una experiencia personal: al morir los padres de Ota hace una década en Japón, la heredó, pero se vio imposibilitado de cuidarla. “Quedó abandonada, me sentí mal. Casa en la que no vive nadie ya no es casa, porque se pudre y su sensación es fría, triste”, dice el artista, “como no puedo traer mi casa, hice algo simbólicamente, construida en madera, parecida a una casa tradicional de Japón.”

En Casa de lluvia (2016) un mecanismo de riego hace que llueva a cántaros en su interior. Es incapaz de funcionar como refugio. “Es totalmente una ironía.” No obstante, pese a lo inhóspito que resulta una casa que recibe a uno con un aguacero, se puede sentir la brisa fresca y el aroma a madera mojada que hace de esta obra una experiencia entrañable.

Casa de Alicia (2017) es la de aspecto más común y la más engañosa. En su interior una escalera conduce hacia una puerta lejana, pero al subir notamos que el pasillo se vuelve tan estrecho que ya no es posible seguir avanzando. Al examinar la casa por fuera se aprecia que aquella puerta inaccesible era una ventana trasera. Ota manipuló la perspectiva para crear la ilusión de profundidad. “Confiamos demasiado en lo visual, pero a veces hay trampas”, comenta.

Aunque físicamente estas casas ofrecen una hospitalidad limitada, el verdadero terreno en que son habitadas es más mental. Para el artista el reto no es transformar estas construcciones físicamente, sino en lo conceptual, volverlas otra cosa, y el propósito no es otro que la voluntad por transformar la identidad del espectador, afectarlo. “Yo pienso que la escultura es un recipiente de energía. Pienso que el escultor va a transformar el material y con eso transforma el espíritu de la gente. Creo que ése es el carácter de la escultura o del arte”, concluye Ota.
KIYOTO OTA
Articulo Tomado de Gato pardo 

viernes, 22 de septiembre de 2017

CONVOCATORIA ABIERTA

BECAS PARA EL CURSO 2018 EN ESCUELA FLORA 

FLORA ars+natura acaba de hacer el lanzamiento de seis de las 18 becas que permiten a artistas de diferentes nacionalidades acceder al programa de estudios independientes de Escuela FLORA. 

Escuela FLORA es una iniciativa de formación artística que desde 2016 le apuesta a la dinámica de taller, el diálogo y la retroalimentación directa sobre el proceso de creación. Cada artista becado realiza su práctica en las instalaciones de Escuela FLORA y asiste a una programación académica dirigida a indagar la relación entre arte y naturaleza, las metodologías de creación y de investigación propias del arte contemporáneo y las diferentes aproximaciones a la historia del arte. 

Escuela FLORA articula una serie de actividades que generan espacios de aprendizaje y reflexión y ofrece variados escenarios de diálogo tales como conferencias, laboratorios, visitas de estudio, clínica de proyectos, círculo de la palabra, salidas al campo, veladas culturales y seminarios de lectura estructurados en torno a textos claves del arte contemporáneo, con un énfasis en América Latina. 

Como parte del programa, destacados artistas, curadores, investigadores y sabedores locales brindan retroalimentación a los trabajos de los artistas. Adicionalmente, los artistas residentes realizan una puesta en público de procesos (PPP) de su trabajo a través de jornadas de Talleres Abiertos además de charlas, exposiciones, actividades y laboratorios.

Inscripciones abiertas hasta el 6 de noviembre a las 11 p.m. Próximamente, FLORA ars+natura lanzará más becas para el programa Escuela FLORA 2018. 

Para más información, consulte nuestras bases en www.arteflora.org

jueves, 31 de agosto de 2017

MUTATIS MUTANDIS (PASADO)

EL HIJO DE DIOS / OSCAR CASTRO ,2013
 / FOTO TITO AILLÒN
Artbo: es la feria internacional de arte de Bogotá  que durante cuatro días convoca a galerías, curadores, artistas y público general en torno al arte; la cual tiene lugar durante el mes de octubre en Bogotá.

Léase  bien:  cuatro días y octubre, para mí estos dos puntos son clave  porque es la reunión anual. La cual uno espera para poder encontrar  calidad, propuestas y referentes  en las artes

Pero cuando una feria termina fragmentándose  durante todo el año en eventos y lanzamientos  como si fuese una marca publicitaria pierde el encanto; es como si  experimentara  para buscar un acierto al azar.

Como bien saben en mi blog trato de no dar ningún tipo de concepto o critica de las obras y sus creadores. Sin embargo, hay cosas que no se pueden pasar por alto, como lo ocurrido en la muestra que se presenta en la sala de la cámara de comercio sede chapinero. No sé por qué hay tantas cosas  en tampoco espacio;  se ve como si el curador fuera un acumulador compulsivo. Tan así es que Ana Maria Escallón, en un texto publicado el 26,08, 2017 en las 2 orillas y titulado El fantasma del arte contemporáneo  les critica fuertemente.      (www.las2orillas.co/fantasma-del-arte-contemporaneo/)

Mutatis mutandis:
es una expresión latina que significa «cambiando lo que haya que cambiar», y se dice cuando uno usa un ejemplo, un precedente, para establecer una analogía o una metáfora con algo que puede ser en esencia lo mismo que aquello que ilustra, pero donde han de sustituirse los detalles o las formas. Además de la sonoridad de la expresión, nos interesa el sentido potencial de cambio y transformación que sugiere. Estos son conceptos que atraviesan el conjunto de propuestas en nuestra exposición. ¿Qué sería esa esencia, acaso, si no es la misma posibilidad de sustitución, la misma facultad del cambio?
Aparte del texto curatorial de la exposición

Los artistas que participan  en la muestra son:
Gabriel Antolinez, Carlos Bonil, François Bucher, Juan Cárdenas, Miguel Cárdenas, Leonel Castañeda, Carlos Castro, José Covo, Carolina Charry, Tahuanty Jacanamijoy, María Margarita Jiménez, Humberto Junca, Ana María Millán, Camilo Pachón, Fabio Melecio Palacios, Sandra Rengifo, José Alejandro

El curador: juan mejia.

viernes, 11 de agosto de 2017

DIVAS EN CHILE

En charla  con él  sostenida hace unos pocos días, el artista Bogotano  Maquiamelo nos contó sobre su próxima visita a Santiago de Chile. Maquiamelo tendrá,  en Santiago, en el mes de septiembre, dos  exhibiciones.
La primera muestra respondiendo a la invitación hecha por el Centro Cultural Estación Mapocho para  hacer una muestra individual; la cual cuenta con la curaduría de Álvaro Medina. 

La invitación llega como resultado de una labor institucional conjunta realizada por el artista y el curador. Ellos han estado trabajando desde hace un tiempo  con museos; y en el caso de Chile recibieron el espaldarazo de Arte al Límite y  de su Directora  Ana María Matthei.

La sala escogida por  centro cultural Estación Mapocho para la muestra del artista colombiano fue la Sala  J.Bello. Dicha sala por la que han pasado grandes fotógrafos se especializa en fotografía nacional e internacional. El artista se siente inmensamente honrado no sólo por recibir la invitación si no por ser el primer artista colombiano en exponer en el centro cultural.

La muestra contará con once  obras fotográficas de la serie Divas. Tal serie está realizada en gran formato con técnicas lenticular y de pigmento, además cuenta con una vídeo instalación y una escultura, la cual servirá  de introducción dirigida a generar un diálogo  sobre del origen de la muestra. La escultura elegida  es la de Michael Jackson, donde se muestra un rostro dividido, con un lado del rostro carbonizado y otro dorado.

Afirma Maquimelo: “Mis obras siempre las he planteado como un momento de reflexión, como un espacio de tiempo para que las personas dialoguen íntimamente con la obra. El acercamiento a cada obra depende del criterio de auto referencia de cada persona. La obra lleva al origen y sólo se completa al tener un espectador que dialoga con ella.”

Foto: Tito Aillón Tovar
Paralelamente  Maquiamelo participará en la muestra  “Sin Límites” organizada por Arte al Límite (AAL), el medio especializado en arte visual en Chile. Dicha muestra se llevará a cabo en el espacio de la  Fundación Telefónica donde se presentará parte de su colección. La muestra contará con  60 obras de artistas provenientes de 40 países; la curaduría de la exposiciones esta a cargo de Marisa Caichiolo.

El artista colombiano aportará a dicha muestra dos obras: “Hugo Chavez”de la serie Políticos y la otra, la obra lenticular de Warhol  en un formato de 1.40 x 1.40 cms de la serie Divas.


martes, 1 de agosto de 2017

EL ESPACIO DEL LUGAR .EL LUGAR DEL ESPACIO.


Foto: Tito Aillón Tovar
Con este nombre la galeria NC-arte expone el proyecto del artista Nicolás Consuegra con la Curaduría de Claudia Segura.

En el  proyecto  Consuegra, reproduce el Museo de Arte de la Universidad Nacional  con todo y su acústica en las salas de  NC-arte . A lo largo de la muestra se desarrollará la pieza musical Ocho semanas para seis instrumentos compuesta especialmente para este proyecto por el músico Rodolfo Acosta e interpretada por el Ensamble CG*; como 
ambientación a lo que ocurre entorno al museo universitario .donde los alumnos de la facultad de música practican con sus instrumentos.


Foto: Tito Aillón Tovar
En este orden de ideas el desplazamiento del Museo de Arte de la Universidad Nacional al espacio de NC-arte apunta a la posibilidad de que no sean obras las que se trasladan de un lugar a otro, sino la locación misma, lo que invita a reflexionar sobre las expectativas (sociales, culturales, etc.) que tenemos sobre los espacios expositivos y como estos inciden en la “puesta en escena” de ciertas obras artísticas que se articulan con las particularidades de los espacios que las albergan.

la muestra estará abierta al publico  hasta el  Septiembre 16 de  2017

* Ensamble CG fue fundado por Rodolfo Acosta R. en Bogotá (Colombia), en 1995, con la intención de interpretar música contemporánea, especialmente del repertorio colombiano y latinoamericano. integrantes: Rodolfo Acosta R. – Dirección, Beatriz Elena Martínez – Voz, Laura Cubides – Flauta, Guillermo Bocanegra – Guitarra, Eduardo Caicedo – Percusión, José Gómez – Clarinete, Diego García - Violonchelo

domingo, 30 de julio de 2017

FALSO LADRIDO

MAITE IBARRCHE
 
Obra: si su sueño fuera el mio / foto Tito Aillón Tovar
Me encontré una muestra  en la galería La Balsa,  la cual se encuentra ubicada en el sector de la Macarena  en la ciudad de Bogotá; la muestra atrajo mi atención por la forma y técnica en que se encuentran elaboradas las piezas. Yo soy enamorado del trabajo que el artista  realiza con sus propias manos, donde termina y  plasma las largas horas de investigación.
Les seré sincero, había visto una obra de la artista alguna vez, sin recuerdo de lugar y fecha, pero fue grato en la visita de  este sábado a las galerías de la zona, encontrar algo que atrajera mi atención; el solo hecho de  la utilización de diversos  medios y técnicas para llegar  a una obra terminada atrae.

La presente obra de la artista Bogotana  y sito lo que se le en la información entregada en la galería, su nueva obra gira alrededor de la pornografía occidental y a el shunga *.
La artista la cual se auto define como  artista multidisciplinaria interesada en generar nuevas lecturas sobre narrativas y textos culturales.

En este caso ella alude a las  divergencias entre los hechos jurídicos que legitiman la prostitución y la sanción social sobre la pornografía. Ella lo define como la divergencia entre los códigos de conducta aceptable y las representaciones de la mujer. Su obra aporta un ingrediente importante a las fronteras de la libertad individual, hoy en choque contra las murallas del dogmatismo.

Obra: Atraganta / foto Tito Aillón Tovar
Obra:Profeta / foto Tito Aillón Tovar

*La Balsa Arte, Carrera 5 # 26C - 47 Torre C local 6, Bogotá, Colombia.


*Se le conoce como el "Shunga" y son obras gráficas de Japón que muestran una perspectiva del sexo muy distinta a la que se veía en Europa en la misma época.
El término se traduce literalmente como "imágenes de primavera", un eufemismo para el arte erótico que floreció en una época en la que la población de Tokio estaba creciendo rápidamente y el contacto con Occidente estaba prohibido.
Las también conocidas como "imágenes de almohada" son estampas hechas con bloques de madera producidas durante los siglos XVI, XVII y XVIII y muestran una variedad de actos sexuales, a menudo con detalles explícitos.
En la mayoría, las parejas son mixtas, pero también hay algunas escenas con homosexuales, así como representaciones de grupos de personas participando en orgías.

Las imágenes se vendían a veces en álbumes de 12 ilustraciones, que mostraban una gama de situaciones sexuales.

jueves, 27 de julio de 2017

INCERTEZA VIVA - 32ª BIENAL DE SÃO PAULO EN EL MAMBO

La muestra es el resultado de un proceso colectivo que empezó a consolidarse en 2015, convocando a docentes, estudiantes, artistas, activistas, educadores, científicos y pensadores de diferentes lugares del mundo. Así como el arte invita naturalmente a: pensar y hacer, reflexionar y actuar. Es solo a través del encuentro de la audiencia con las obras y los programas educativos de la Bienal, que la riqueza de la muestra emerge. 

paula dalton
Los artistas invitados son:
 Ana Mazzei (Brasil), Barbara Wagner (Brasil), Carlos Motta (Colombia),
Carolina Caycedo (Colombia), Charlotte Johannesson (Suecia), Dalton Paula (Brasil), Ebony Patterson (Jamaica), Felipe Mujica (Chile), Francis Alÿs (Bélgica), 
Gilvan Samico (Brasil), Günes Terkol (Turquía), Jonathas de Andrade (Brasil), 
Helen Sebidi (Suráfrica), Pierre Huyghe (Francia), Video nas Aldeias (Brasil) y 
Wilma Martins (Brasil).

La presentación en el MAMBO es una versión condensada de la exposición en São Paulo, que busca promover nuevos diálogos entre los trabajos exhibidos, en relación con la investigación y la práctica de artistas en Bogotá. La exposición que contiene obras en diferentes medios, propone una revisión de lo incierto y de las estrategias ofrecidas por el arte contemporáneo para enfrentarlo o habitarlo. Las piezas seleccionadas juegan con lo desconocido, la ficción y la especulación para desplegar los principios creativos de la incertidumbre en direcciones diferentes.

Con respeto a la exposición, Jochen Volz, curador de la 32 Bienal de São Paulo, indicó: “Incerteza Viva, parte de la noción de incertidumbre, y de cómo esta ha servido de inspiración para las artes visuales y otras manifestaciones artísticas: improvisación, azar e incluso lo desconocido pueden generar algo nuevo. En otras instancias de nuestras vidas, sin embargo, la incertidumbre está conectada con nociones de miedo o crisis”. 

“La muestra presentada en el MAMBO busca crear un espacio a través del arte para vivir, sentir, pensar y discutir acerca de la incertidumbre. En vez de presentar muchas posiciones diferentes, la exposición en Bogotá reúne una selección de artistas y obras focalizadas que son presentadas respondiendo a la arquitectura del Museo”, reiteró Volz. 



La muestra estará a partir de 29 de julio hasta el 1 de octubre de 2017

domingo, 16 de julio de 2017

CHILE PONE EL ARTE AL LÍMITE

Fotografía lenticular /Andy Warhol/
dimensiones 140 x140 cms
Santiago de Chile vivirá días de deleite para las artes visuales en el mes de septiembre. Más de 60 artistas internacionales participarán en esta convocatoria. El artista colombiano Maquiamelo es uno de los artistas convidados a tan magno evento.

Arte al Límite tendrá 4 espacios de exhibición:
Espacio Fundación Telefónica, Fundación Cultural Providencia, Centro Cultural Estación Mapocho y Posada del Corregidor. 

Maquiamelo aportará obras para dos de dichos espacios.
La obra lenticular de Warhol y la escultura en cabeza reducida de Chávez, de la colección “Arte al Límite” del artista colombiano Maquiamelo, se expondrán a partir del 12 de septiembre en el “Espacio Fundación Telefónica”.

Obra Hugo Chavez
escultura/ Año 2012

Simultáneamente y bajo la curaduría de Alvaro Medina, Maquiamelo exhibirá la serie “Divas” en el Centro Cultural Estación Mapocho, en donde expondrá por primera vez la fotografía - pigmento  de Michael Jackson con media faz carbonizada y la otra mitad en hojilla de oro. Maquiamelo se aventurará en forma individual en Estación Mapocho a partir del 7  al 25 de septiembre.

Michael Jackson /
Técnica foto digital fotografía digital-pigmento


miércoles, 29 de marzo de 2017

TRANSFER, TRANSPORT, TRANSIT.


Con este nombre el artista  egipcio Chant Avedissian  inauguró el pasado 25 de marzo su primera exposición individual  en España  en la Galería Sabrina Amrani de Madrid.
Chant Avedissian

Transfer, para Chant Avedissian, es la manera en que el artista conecta con las expresiones culturales de sus raíces para traerlas al presente.

El concepto de Transport implica el movimiento a través de las fronteras de tierras, reinos y países. Ya no es solo la capacidad de traer el mundo antiguo al presente, sino la posibilidad de acortar distancias y adoptar formas de arte y artesanía de distintos puntos cardinales de todo el planeta y llevarlos a su trabajo

Transit, nos recuerda la perennidad, lo efímero, el estado transitorio en el que todos nos encontramos y la constante reapropiación del individuo.


Avedissian nació en 1951 en El Cairo.
Hijo de refugiados armenios. 
Tras estudiar Bellas Artes en la Escuela de Arte y Diseño en Montreal y artes aplicadas en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de París durante la década de 1970, Avedissian regresó a Egipto y  en sus trabajo se refleja la fusión de técnicas, conceptos y experiencias adquiridas en el extranjero con la herencia armenio-egipcio. 

Su relación con Hassan Fathy, un arquitecto egipcio que abogaban por el uso de materiales y mano de obra local, inclino a Avedissian a ver las tradiciones locales del arte, sus materiales y sus propiedades como un punto para enriquecer su obra. Su trabajo va desde la fotografía, Diseño textile , stencils pintados sobre cartón.  



Fotografías facilitadas por  la Galería Sabrina Amrani.

miércoles, 8 de marzo de 2017

FERNANDO DE SZYSZLO: ‘EL ARTE HOY ES BANAL Y VACÍO, COMO LA SOCIEDAD’

El pintor Fernando de Szyszlo, una de las figuras más relevantes del arte y la cultura peruana, acaba de publicar sus memorias en España, La vida sin dueño, un recorrido por el siglo XX y lo que va del XXI donde habla de sus relaciones con escritores como Mario Vargas Llosa o critica al arte actual.


“El arte contemporáneo corresponde a la sociedad en la que vivimos hoy, banal, vacío, gestual, conceptual, siempre tiene que haber una persona que le explique al espectador lo que está viendo”, explica Szyszlo (Lima, 1925) en una entrevista telefónica.

“Matisse decía 'si eres pintor córtate la lengua', porque trabajar es trabajar la forma y el color, no hay nada que explicar y contar”, subraya este artista que escribe en sus memorias, publicadas por Alfaguara, que “el arte contemporáneo es una amenaza contra la pintura”.

“Las nuevas tecnologías no me interesan nada en el arte –argumenta–, son un puro divertimento. Yo he sido jurado de algunos concursos en Estados Unidos donde se utilizaba siempre la computadora y al principio fascina la idea de hacer, por ejemplo, un dibujo en tres dimensiones, pero luego siempre es algo muerto, decorativo, no hay alma”, recalca.

“No hay nadie que sufra o goce detrás; hay alguien que manipula que tiene sutileza pero no contenido”, precisa Szyszlo que estos días tiene una de sus grandes pictóricas en Madrid, en la sala Alcalá 31, dentro de la muestra de la colección Hochschild, premiada este año con la A de ARCO 2017.

El título de las memorias de Szyszlo, La vida sin dueño, es una idea que obedece a la vida en busca de la libertad que siempre ha perseguido al pintor.

“He tenido la suerte de haber tenido una profesión en la que no había un jefe y nunca he tenido que tener cuidado con lo que decía por temor a ofender a nadie. Toda mi vida he dicho lo que pienso. Eso es la suerte del artista y es a lo que se refiere mi título”, dice.

Considerado el maestro de la pintura peruana, el nonagenario Szyszlo repasa en el libro su infancia, su juventud con los artistas que en los 1940 hicieron “la revolución cultural” en Lima, habla de lecturas, de pintores, de su vida con las mujeres, las únicas que le “distrajeron de la pintura”, reconoce, aunque afirma que fue “fiel” y solo tuvo “tres grandes amores”.

Habla de su última mujer, Lila Yábar, y de su primer matrimonio con la gran poeta Blanca Varela, con la que se fue muy joven a París, donde fueron “muy niños y muy pobres”, y de cómo cuando murió Varela vio llorar a Vargas Llosa, su gran amigo y del que también comenta en el libro el incidente que este tuvo con Gabriel García Márquez y que costó la amistad entre los dos escritores.

De Vargas Llosa añade que es “radical en sus rupturas”. El Premio Nobel peruano escribió hace poco en su columna Piedra de toque que Szyszlo era el “mejor amigo” que tenía “el más extrañado y recordado”. Y precisaba que si el artista se hubiera quedado a vivir en Europa o Estados Unidos hubiera tenido mucha más fama.

“Pues podría ser verdad lo que dice Mario –sostiene– pero en Perú tengo todos mis vínculos y creo, como Unamuno, que la única manera de expresarse es de lo local a lo universal. Tener raíces profundas es lo que siempre he buscado. No he buscado tener éxito, aunque lo he tenido, y no he dependido de nadie, y eso es tener mucha suerte”, añade.

Gran lector, comprometido política y socialmente –“nunca he tenido partido pero soy una persona liberal de izquierdas sin dogmas”, aclara–, Szyslo confiesa que le da “envidia sana” la situación de su amigo Mario Vargas Llosa: “Le veo tan bien, tan enamorado, tan feliz, que da envidia”, concluye riéndose este artista que sigue pintando cada día a sus casi 92 años.

Tomado de www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/artes-letras/article136075373.
Por:Carmen Sigüenza

viernes, 24 de febrero de 2017

ARTE COLOMBIANO EN ARCO 2017

El artista Bogotano Ivan Argote recibió el premio Illy Sustainart en la feria de arte ArcoMadrid 2017,  Por su proyecto is this tomorrow. 

El jurado, formado por ferrán barenblit, director del macba, patrick charpenel, curador independiente –méxico- y carlo bach, director de arte de illycaffè, ha reconocido al artista colombiano de 33 años por su deconstrucción con humor de la realidad política, social e histórica del mundo globalizado. 


OBRA: UN NUEVO FINAL DE IVAN ARGOTE
FOTO ARCHIVO TITO AILLON TOVAR
El premio illy sustainart nació hace diez años con el objetivo de difundir el enfoque de la compañía hacia el crecimiento sostenible en la comunidad artística internacional, ofreciendo oportunidades de visibilidad e intercambio dentro del mercado de los artistas procedentes de países productores de café.

domingo, 19 de febrero de 2017

MADRID Y SUS FERIAS DE ARTE

Como ya es costumbre en el mes de febrero, Madrid, la capital española, se convierte por una semana en la sede  del arte  mundial.

Del 22 al 26 de febrero 2017, se llevará a cabo la reconocida feria de arte Arco Madrid, que es el eje principal del momento del arte internacional además de algunas ferias alternas, como Justmad, Art  Madrid, Flecha y Drawing Room que  en los últimos años vienen  aportándole a la semana del arte sus propuestas.  En este 2017  debutan dos ferias más Urvanity y Hybrid.

FOTO ARCHIVO

*ARCOMADRID: del  22 al 26 de febrero con  200 galerías de 27 países, cumple 36 años, dentro de la feria se desarrollará el salón Leibniz. 
Galerias colombianas participantes;  Nueve Ochenta y Casa Riegner

*JUSTMAD: feria de arte emergente,en su octava edición la cual contara con 28 expositores de 14 paises. 

*ART MADRID, la cual cumple 12 años, contará con 43 galerías nacionales e internacionales, que representan a más de 300 artistas. 

*FLECHA (Feria de Liberación de Espacios Comerciales Hacia el Arte), celebra su 26 edición representando 53 artistas.

DRAWING ROOM, en su segunda edición es la única feria española dedicada al dibujo contemporáneo, reúne a 37 artistas representados por 21 galerías nacionales e internacionales.

*URVANITY se suma a la semana con un evento centrado en el arte urbano a través de 17 galerías nacionales e internacionales.

*HYBRID tendrá su primera edición como feria de arte, Hybrid es un festival y una feria internacional de arte emergente que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de febrero de 2017 durante la Semana del Arte de Madrid. Participan 34 espacios de arte con y sin fines de lucro, desde galerías a espacios de arte híbridos y colectivos de artista.

VUELVE 'ARTBO FIN DE SEMANA

"RECUERDEN TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y ABIERTAS AL PÚBLICO CON UN HORARIO EXTENDIDO DURANTE LOS TRES DÍAS" Este 12, 13 y...